Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Как путём несложной обработки сделать эпичный хор?
В этом видео Кирилл делится своей методикой. Если нравится, берите на заметку. Ну и не забывайте ставить лайк и писать комментарии.
Больше фишек сведения оркестра в интенсиве по сведению, который стартует уже скоро. Даты объявим чуть позже, не пропустите!
В этом видео Кирилл делится своей методикой. Если нравится, берите на заметку. Ну и не забывайте ставить лайк и писать комментарии.
Больше фишек сведения оркестра в интенсиве по сведению, который стартует уже скоро. Даты объявим чуть позже, не пропустите!
❤10🔥2👍1💊1
Позиция микрофонов в оркестровой библиотеке – это расположение микрофонов относительно музыкальных инструментов в оркестре, используемое для записи или усиления звука. Правильное размещение микрофонов имеет огромное значение для достижения качественного звука и баланса между различными инструментами. Иными словами, в студии могут использоваться различные микрофоны для снятия звука как близко к инструменту, так и далеко от него.
Наша задача, как композиторов, не обходить этот момент стороной. В каждой библиотеке, которую мы используем, есть настройки позиций микрофонов, и базовых всего две: далекое расположение (Far) и близкое расположение (Close). Как правило, по умолчанию в библиотеке все находится где-то в середине между этими двумя позициями.
Но почему я об этом говорю?
Потому что перед тем, как тянуться к сведению, когда у вас инструмент звучит невнятно, нечетко, далеко или неслышно, может быть, лучше всё-таки вначале разобраться с позициями микрофонов, чем с плагинами обработки.
То есть вам нужно зайти в библиотеку. Если у вас виолончель какая-то неяркая, то, например, вы можете её приблизить, переместив микрофоны в позицию Close, подвинув ползунок в настройках библиотеки.
И вот она у вас уже звучит близко, как будто под самым ухом.
Тут, конечно, нужно регулировать, и это прямо целая отдельная история. Но не забывайте, что любой инструмент можно отдалить или приблизить.
Как правило, отдалённые инструменты звучат естественно с хорошей реверберацией, а инструменты, которые слышны близко, не имеют почти никакой реверберации, так что эти эффекты можно будет добавлять.
Главное — это достичь баланса: ближе-дальше, тише-громче. О том, как выстраивать этот баланс, нужно начинать думать не только с момента подбора библиотек, но и с момента выбора позиций микрофонов в какой-то одной библиотеке.
Если вас что-то не устраивает, попробуйте изменить настройки там. В дальнейшем у вас может быть несколько библиотек, не совпадающих по свойствам записи. Например, где-то используется одна студия, где-то другая. Вы можете скоординировать их относительно друг друга за счет позиций микрофонов, что будет иметь важное значение в вашем треке.
На следующей неделе у нас состоится большой, серьёзный интенсив на тему сведения оркестрового трека. Там как раз поговорим и про позиции микрофонов, и про то, как выстроить баланс оркестровки, баланс трека ещё до всякого сведения. Обязательно заглядывайте на страницу интенсива, знакомьтесь. Мы ждём вас на интенсиве. А пока пробуйте позиции микрофонов. Вот вам несколько скринов, правда, в не очень хорошем качестве, но они помогут вам напомнить о том, что существуют такие настройки.
Наша задача, как композиторов, не обходить этот момент стороной. В каждой библиотеке, которую мы используем, есть настройки позиций микрофонов, и базовых всего две: далекое расположение (Far) и близкое расположение (Close). Как правило, по умолчанию в библиотеке все находится где-то в середине между этими двумя позициями.
Но почему я об этом говорю?
Потому что перед тем, как тянуться к сведению, когда у вас инструмент звучит невнятно, нечетко, далеко или неслышно, может быть, лучше всё-таки вначале разобраться с позициями микрофонов, чем с плагинами обработки.
То есть вам нужно зайти в библиотеку. Если у вас виолончель какая-то неяркая, то, например, вы можете её приблизить, переместив микрофоны в позицию Close, подвинув ползунок в настройках библиотеки.
И вот она у вас уже звучит близко, как будто под самым ухом.
Тут, конечно, нужно регулировать, и это прямо целая отдельная история. Но не забывайте, что любой инструмент можно отдалить или приблизить.
Как правило, отдалённые инструменты звучат естественно с хорошей реверберацией, а инструменты, которые слышны близко, не имеют почти никакой реверберации, так что эти эффекты можно будет добавлять.
Главное — это достичь баланса: ближе-дальше, тише-громче. О том, как выстраивать этот баланс, нужно начинать думать не только с момента подбора библиотек, но и с момента выбора позиций микрофонов в какой-то одной библиотеке.
Если вас что-то не устраивает, попробуйте изменить настройки там. В дальнейшем у вас может быть несколько библиотек, не совпадающих по свойствам записи. Например, где-то используется одна студия, где-то другая. Вы можете скоординировать их относительно друг друга за счет позиций микрофонов, что будет иметь важное значение в вашем треке.
На следующей неделе у нас состоится большой, серьёзный интенсив на тему сведения оркестрового трека. Там как раз поговорим и про позиции микрофонов, и про то, как выстроить баланс оркестровки, баланс трека ещё до всякого сведения. Обязательно заглядывайте на страницу интенсива, знакомьтесь. Мы ждём вас на интенсиве. А пока пробуйте позиции микрофонов. Вот вам несколько скринов, правда, в не очень хорошем качестве, но они помогут вам напомнить о том, что существуют такие настройки.
🔥6👍1🫡1
Сведение какой секции инструментов у вас вызывает больше сложностей?
Anonymous Poll
14%
Странно смычковые
14%
Ударные
3%
Медные духовые
8%
Деревянные духовые
11%
Хор
0%
Клавишные
0%
Щипковые
50%
Все
😁7🔥3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Приветствуем! На связи команда E-Orchestral.
Уже в эту пятницу стартует интенсив по сведению оркестровой музыки. В рамках данного интенсива, мы сведем фэнтези-оркестр со всеми тонкостями. Но это не все!
На интенсиве вы узнаете базовую теорию сведения, основные типы плагинов и приемов обработки. И все это без зубодробительной теории и терминологии. Также, вы получите возможность попрактиковаться в сведении оркестровой музыки целую неделю. Под чутким руководством Кирилла и Екатерины.
Участие в интенсиве даст вам понимание процесса сведения, а следовательно, ускорит процесс создания ваших произведений. Мы уже проводили подобные мероприятия, и рост навыка участников был виден практически сразу!
Записаться на интенсив и посмотреть отзывы о предыдущих можно по ссылке:eorch.monecle.com/lg/intensive/
Удачи!
Уже в эту пятницу стартует интенсив по сведению оркестровой музыки. В рамках данного интенсива, мы сведем фэнтези-оркестр со всеми тонкостями. Но это не все!
На интенсиве вы узнаете базовую теорию сведения, основные типы плагинов и приемов обработки. И все это без зубодробительной теории и терминологии. Также, вы получите возможность попрактиковаться в сведении оркестровой музыки целую неделю. Под чутким руководством Кирилла и Екатерины.
Участие в интенсиве даст вам понимание процесса сведения, а следовательно, ускорит процесс создания ваших произведений. Мы уже проводили подобные мероприятия, и рост навыка участников был виден практически сразу!
Записаться на интенсив и посмотреть отзывы о предыдущих можно по ссылке:eorch.monecle.com/lg/intensive/
Удачи!
🔥4😎2👍1💊1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Эпичные ударные всего за пару действий.
Совсем недавно у нас вышел ролик про сведение эпичного хора. А сегодня поговорим про перкуссию.
В этом видео Кирилл показывает свой метод обработки оркестровой перкуссии. Разумеется, техника сведения может разниться от жанра к жанру. Сегодня мы рассмотрим трейлерный подход. Но уже совсем скоро начинается наш интенсив по сведению, в рамках которого мы будем сводить классическую оркестровку в стиле фэнтези.
Участие в интенсиве даст вам понимание процесса сведения, а следовательно, ускорит процесс создания ваших произведений. Мы уже проводили подобные мероприятия, и рост навыка участников был виден практически сразу!
Записаться на интенсив и посмотреть отзывы о предыдущих можно по ссылке:eorch.monecle.com/lg/intensive/
Совсем недавно у нас вышел ролик про сведение эпичного хора. А сегодня поговорим про перкуссию.
В этом видео Кирилл показывает свой метод обработки оркестровой перкуссии. Разумеется, техника сведения может разниться от жанра к жанру. Сегодня мы рассмотрим трейлерный подход. Но уже совсем скоро начинается наш интенсив по сведению, в рамках которого мы будем сводить классическую оркестровку в стиле фэнтези.
Участие в интенсиве даст вам понимание процесса сведения, а следовательно, ускорит процесс создания ваших произведений. Мы уже проводили подобные мероприятия, и рост навыка участников был виден практически сразу!
Записаться на интенсив и посмотреть отзывы о предыдущих можно по ссылке:eorch.monecle.com/lg/intensive/
🔥7⚡1👏1
Насколько сложно сведение оркестра?
Всем привет! С вами Кирилл из команды E-Orchestral.
Уже завтра стартует интенсив по сведению оркестровой музыки, в рамках которого мы сведем слоеную оркестровку в стиле фэнтези. Будет много работы с сольными инструментами, обработка секций, построение баланса, автоматизация...
Звучит это обилие терминов довольно внушительно. И когда я только начинал погружаться в тему сведения, мне становилось не по себе от такого количества теории. А ведь есть еще разные виды эквалайзеров, компрессоров, ревербераторов, сатураторов.
Именно поэтому, наш интенсив начнется с теоретического блока. Завтра я расскажу про различные типы плагинов, а также, о том, какие из них лучше всего применимы в сведении оркестра. Расскажу простым языком, без зубодробительных терминов, подкрепляя все несложными примерами. Посмотрев видео с теорией сведения, вы будете полностью готовы к основной части интенсива.
А еще, в рамках интенсива, у вас будет возможность сразу же применить полученные знания. Целая неделя практики, работы с качественными исходниками, которые вы получите от меня. И разумеется, участие в практике гарантирует обратную связь и разбор вашего сведения.
Так что, если отвечать на вопрос в заголовке поста, сводить оркестр не просто, но совсем не так сложно, как кажется в начале. Особенно, когда есть возможность понять базу этого процесса. Приходите на интенсив и убедитесь сами!
Регистрация здесь: eorch.monecle.com/lg/intensive/
Всем привет! С вами Кирилл из команды E-Orchestral.
Уже завтра стартует интенсив по сведению оркестровой музыки, в рамках которого мы сведем слоеную оркестровку в стиле фэнтези. Будет много работы с сольными инструментами, обработка секций, построение баланса, автоматизация...
Звучит это обилие терминов довольно внушительно. И когда я только начинал погружаться в тему сведения, мне становилось не по себе от такого количества теории. А ведь есть еще разные виды эквалайзеров, компрессоров, ревербераторов, сатураторов.
Именно поэтому, наш интенсив начнется с теоретического блока. Завтра я расскажу про различные типы плагинов, а также, о том, какие из них лучше всего применимы в сведении оркестра. Расскажу простым языком, без зубодробительных терминов, подкрепляя все несложными примерами. Посмотрев видео с теорией сведения, вы будете полностью готовы к основной части интенсива.
А еще, в рамках интенсива, у вас будет возможность сразу же применить полученные знания. Целая неделя практики, работы с качественными исходниками, которые вы получите от меня. И разумеется, участие в практике гарантирует обратную связь и разбор вашего сведения.
Так что, если отвечать на вопрос в заголовке поста, сводить оркестр не просто, но совсем не так сложно, как кажется в начале. Особенно, когда есть возможность понять базу этого процесса. Приходите на интенсив и убедитесь сами!
Регистрация здесь: eorch.monecle.com/lg/intensive/
Monecle
Сведение оркестровых треков. Интенсив 13-22 июня 2025
Как свести и выстроить баланс оркестрового трека.
👍3🤝2
Если послушать, что обсуждают оркестровые композиторы между собой, в частности те, кто пишет музыку на компьютере, то, как правило, всё всегда упирается в качество звука. Как прозвучали инструменты, какие использованы библиотеки, как всё в итоге звучит. Даже не так важны какие-то сложные пассажи и ноты, как то, как в итоге всё это звучит.
Очень много хороших оркестровых работ, которые звучат очень-очень плохо, но с точки зрения композиции написаны достаточно хорошо, не воспринимаются никем всерьёз, и такой композитор считается достаточно слабым. Хотя на самом деле у него навык сочинения очень высокий. Поэтому, чтобы вырасти и стать полноценным композитором, нам недостаточно лишь писать красивую музыку. Нужно озвучивать её.
Теперь наша роль – озвучивать эту музыку. Мы специально выбираем хорошие библиотеки, стараемся оптимизировать процессы работы с проектом. В итоге мы хотим, чтобы всё это хорошо звучало. Лично у меня многие ранние работы были очень интересными по идее, но звучали достаточно плохо, потому что в них не хватало качества звука. У многих знакомых было примерно то же самое: хорошая композиция, интересная идея, но недостаток качества.
Никто такую музыку всерьёз не воспринимает, пока ты не доведёшь её до хорошего звучания. И секрет в том, чтобы сделать это как можно скорее. Когда у вас уже есть хорошо звучащие треки, у вас появляется перспектива углубиться дальше в сочинение, оркестровку и композицию. Это будет намного приятнее, чем углубляться в процесс, не получая хорошего качества.
Поэтому мой совет на сегодня такой: старайтесь улучшить качество своих работ за счёт, во-первых, библиотек, которые вы используете, то есть это относится к технической части. Во-вторых, за счёт хороших оркестровых приёмов. В-третьих, за счёт общих музыкальных знаний. Ну и в-четвёртых, конечно же, за счёт сведения.
Сведение – это тот навык, который не так сложно получить, как навык хорошей композиции, но его сложно освоить из-за обилия информации в интернете. Если вы хотите быстро внедрить этот навык, приглашаю вас на интенсив, который состоится у нас завтра, в субботу и воскресенье. И там мы под руководством Кирилла займёмся практикой сведения оркестра.
Подробно об интенсиве было написано на специально страничке. Сейчас она не работает. Поэтому можно присоединиться к любому из двух вариантов:
1. Участие + запись https://monecle.com/buy/87884
2 Участие + запись + недельная практика + личный созвон с ведущим.
https://monecle.com/buy/87886
Начинаем в субботу в 19 по Мск.
Повтора этих эфиров не будет. Не опаздывайте. Будем сводить настоящую живую оркестровку со всеми секциями. Пройдём и практику и базовую теорию сведения. Так что всё станет понятным и повторимым. А на практике закрепим.
Ждём внутри!
Очень много хороших оркестровых работ, которые звучат очень-очень плохо, но с точки зрения композиции написаны достаточно хорошо, не воспринимаются никем всерьёз, и такой композитор считается достаточно слабым. Хотя на самом деле у него навык сочинения очень высокий. Поэтому, чтобы вырасти и стать полноценным композитором, нам недостаточно лишь писать красивую музыку. Нужно озвучивать её.
Теперь наша роль – озвучивать эту музыку. Мы специально выбираем хорошие библиотеки, стараемся оптимизировать процессы работы с проектом. В итоге мы хотим, чтобы всё это хорошо звучало. Лично у меня многие ранние работы были очень интересными по идее, но звучали достаточно плохо, потому что в них не хватало качества звука. У многих знакомых было примерно то же самое: хорошая композиция, интересная идея, но недостаток качества.
Никто такую музыку всерьёз не воспринимает, пока ты не доведёшь её до хорошего звучания. И секрет в том, чтобы сделать это как можно скорее. Когда у вас уже есть хорошо звучащие треки, у вас появляется перспектива углубиться дальше в сочинение, оркестровку и композицию. Это будет намного приятнее, чем углубляться в процесс, не получая хорошего качества.
Поэтому мой совет на сегодня такой: старайтесь улучшить качество своих работ за счёт, во-первых, библиотек, которые вы используете, то есть это относится к технической части. Во-вторых, за счёт хороших оркестровых приёмов. В-третьих, за счёт общих музыкальных знаний. Ну и в-четвёртых, конечно же, за счёт сведения.
Сведение – это тот навык, который не так сложно получить, как навык хорошей композиции, но его сложно освоить из-за обилия информации в интернете. Если вы хотите быстро внедрить этот навык, приглашаю вас на интенсив, который состоится у нас завтра, в субботу и воскресенье. И там мы под руководством Кирилла займёмся практикой сведения оркестра.
Подробно об интенсиве было написано на специально страничке. Сейчас она не работает. Поэтому можно присоединиться к любому из двух вариантов:
1. Участие + запись https://monecle.com/buy/87884
2 Участие + запись + недельная практика + личный созвон с ведущим.
https://monecle.com/buy/87886
Начинаем в субботу в 19 по Мск.
Повтора этих эфиров не будет. Не опаздывайте. Будем сводить настоящую живую оркестровку со всеми секциями. Пройдём и практику и базовую теорию сведения. Так что всё станет понятным и повторимым. А на практике закрепим.
Ждём внутри!
Monecle
Оркестровое сведение. Присутствие. Интенсив 13-15 июня
🔥4👍2🫡1
Нужно ли добавлять реверберацию при сведении оркестровки? А если нужно, то сколько добавлять реверберации? Какие использовать ревербераторы и в каких количествах?
Какие нужны настройки этих ревербераторов, чтобы не потерять ощущение правильного расположения каждого инструмента в оркестре и не смешать все в единый фон?
Вот именно эти темы мы будем обсуждать на третьем дне интенсива по сведению оркестровой музыки, который стартует у нас уже через час в 19:00 по Москве. Вы еще можете присоединиться по ссылке https://monecle.com/buy/87885
После эфира будет доступна запись всех уроков.
Какие нужны настройки этих ревербераторов, чтобы не потерять ощущение правильного расположения каждого инструмента в оркестре и не смешать все в единый фон?
Вот именно эти темы мы будем обсуждать на третьем дне интенсива по сведению оркестровой музыки, который стартует у нас уже через час в 19:00 по Москве. Вы еще можете присоединиться по ссылке https://monecle.com/buy/87885
После эфира будет доступна запись всех уроков.
Monecle
Оркестровое сведение. Средние частоты. Интенсив 13-15 июня
Как попасть на международные конкурсы композиторам в 2025 году? Какие существуют пути для участия? И зачем это нужно в целом?
Сегодня я поделюсь своими соображениями на тему композиторских конкурсов.
Любые конкурсы имеют под собой достаточно непонятные основания, странные критерии отбора и часто страдают от отсутствия объективной оценки.
Мы сталкиваемся с невидимым жюри, и всё-таки музыку невозможно определить как какую-то научную формулу. Это творческий процесс.
Тем не менее, конкурсы могут помочь композитору улучшить своё портфолио. Иногда участие в конкурсе действительно может сделать вас заметнее.
Кроме того, многие конкурсы предлагают значительные денежные призы, возможность выступить с симфоническим оркестром и получить другие ценные награды. Поэтому не стоит их отбрасывать.
Я сама недавно принимала участие в композиторском конкурсе от Оркестра Тулс, отправив свою работу, как и многие участники нашего клуба. Однако это не единственный конкурс, и важно знать, где искать подобные мероприятия и как в них участвовать.
Я условно делю конкурсы на два типа. Первый тип — это более классические конкурсы, которые организуют филармонии и учреждения, не имеющие онлайн-формата. Для участия в них я рекомендую вам воспользоваться ресурсом, который содержит актуальные ссылки на подобные конкурсы. Среди них есть как конкурсы композиторов, так и онлайн-конкурсы высокого уровня, которые тоже стоит рассмотреть. Однако попасть в них может быть немного сложнее из-за ограничений по странам.
Второй тип — это конкурсы, организуемые создателями оркестровых библиотек. Обычно они более лояльны к участникам, так как не имеют строгих рамок. Достаточно просто написать трек, загрузить его с нужным хэштегом, и вы уже участник, без привязки к стране.
Какой путь выбрать — решать вам. В обоих случаях есть хорошие возможности. Например, сейчас проводится конкурс композиторов с возможностью выступить в Карнеги Холл, что может стать отличной возможностью для многих. Также есть конкурсы от создателей оркестровых библиотек, которые предложат вам свои библиотеки в качестве приза.
Рекомендую ознакомиться с этим ресурсом и обязательно заниматься оркестровкой и сведением, чтобы ваши работы всегда были готовы и подходили для конкурсов. Желаю вам успехов на оркестровом пути!
Сегодня я поделюсь своими соображениями на тему композиторских конкурсов.
Любые конкурсы имеют под собой достаточно непонятные основания, странные критерии отбора и часто страдают от отсутствия объективной оценки.
Мы сталкиваемся с невидимым жюри, и всё-таки музыку невозможно определить как какую-то научную формулу. Это творческий процесс.
Тем не менее, конкурсы могут помочь композитору улучшить своё портфолио. Иногда участие в конкурсе действительно может сделать вас заметнее.
Кроме того, многие конкурсы предлагают значительные денежные призы, возможность выступить с симфоническим оркестром и получить другие ценные награды. Поэтому не стоит их отбрасывать.
Я сама недавно принимала участие в композиторском конкурсе от Оркестра Тулс, отправив свою работу, как и многие участники нашего клуба. Однако это не единственный конкурс, и важно знать, где искать подобные мероприятия и как в них участвовать.
Я условно делю конкурсы на два типа. Первый тип — это более классические конкурсы, которые организуют филармонии и учреждения, не имеющие онлайн-формата. Для участия в них я рекомендую вам воспользоваться ресурсом, который содержит актуальные ссылки на подобные конкурсы. Среди них есть как конкурсы композиторов, так и онлайн-конкурсы высокого уровня, которые тоже стоит рассмотреть. Однако попасть в них может быть немного сложнее из-за ограничений по странам.
Второй тип — это конкурсы, организуемые создателями оркестровых библиотек. Обычно они более лояльны к участникам, так как не имеют строгих рамок. Достаточно просто написать трек, загрузить его с нужным хэштегом, и вы уже участник, без привязки к стране.
Какой путь выбрать — решать вам. В обоих случаях есть хорошие возможности. Например, сейчас проводится конкурс композиторов с возможностью выступить в Карнеги Холл, что может стать отличной возможностью для многих. Также есть конкурсы от создателей оркестровых библиотек, которые предложат вам свои библиотеки в качестве приза.
Рекомендую ознакомиться с этим ресурсом и обязательно заниматься оркестровкой и сведением, чтобы ваши работы всегда были готовы и подходили для конкурсов. Желаю вам успехов на оркестровом пути!
musicalchairs
Composer Competitions. Composer Contests. Composer Awards
Find Competitions for Composers at musicalchairs - the world's leading online resource for classical musicians.
🔥5👍3
🎼 Когда музыка внутри — а снаружи тишина
Многие начинающие композиторы сталкиваются с одной болезненной вещью:
ощущением, что ты пишешь "в стол". И вроде бы идеи есть, вдохновение — тоже. Но треки не выходят за пределы жёсткого диска. Они не звучат в кино, не продаются на стоках, не находят свою аудиторию. И это медленно подтачивает мотивацию.
Почему так происходит?
👉 Часто причина не в таланте и не в недостатке техники.
А в отсутствии системы выхода в мир.
💡 Вот что может помочь:
Выберите платформу или цель. Стоки, лейблы, Spotify, короткометражки, YouTube — не пытайтесь охватить всё. Один вектор - это уже огромный шаг.
Дайте себе срок и формат. Например: 1 трек в неделю для лейбла или мини-альбом за месяц на тему по вашему выбору.
Публикуйте, даже если не идеально. Ваш первый десяток публикаций — не итог, а начало. Через них вы находите стиль, голос и аудиторию.
Ищите сообщество. Люди, которые тоже идут этим путём, дают силу двигаться дальше — в чате, на форуме или Telegram-группе.
🎙 Помните: реализация — это не вспышка гениальности, а процесс, к которому можно прийти шаг за шагом.
⠀
💬 Делитесь — вы когда-нибудь чувствовали себя в творческом вакууме? Как вышли из него? Или всё ещё в нём? Поговорим.
Многие начинающие композиторы сталкиваются с одной болезненной вещью:
ощущением, что ты пишешь "в стол". И вроде бы идеи есть, вдохновение — тоже. Но треки не выходят за пределы жёсткого диска. Они не звучат в кино, не продаются на стоках, не находят свою аудиторию. И это медленно подтачивает мотивацию.
Почему так происходит?
👉 Часто причина не в таланте и не в недостатке техники.
А в отсутствии системы выхода в мир.
💡 Вот что может помочь:
Выберите платформу или цель. Стоки, лейблы, Spotify, короткометражки, YouTube — не пытайтесь охватить всё. Один вектор - это уже огромный шаг.
Дайте себе срок и формат. Например: 1 трек в неделю для лейбла или мини-альбом за месяц на тему по вашему выбору.
Публикуйте, даже если не идеально. Ваш первый десяток публикаций — не итог, а начало. Через них вы находите стиль, голос и аудиторию.
Ищите сообщество. Люди, которые тоже идут этим путём, дают силу двигаться дальше — в чате, на форуме или Telegram-группе.
🎙 Помните: реализация — это не вспышка гениальности, а процесс, к которому можно прийти шаг за шагом.
⠀
💬 Делитесь — вы когда-нибудь чувствовали себя в творческом вакууме? Как вышли из него? Или всё ещё в нём? Поговорим.
❤4🔥2💯1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В этом произведении только струнно-смычковые и дерево. Работа с соло инструментами и полифония. И конечно же дублирование!
Весь трек написан без использования ансамблевых патчей. То есть все инструменты и группы записаны независимо друг от друга.
Это произведение написала наша ученица Людмила в рамках курса Коммерческий гибрид и оркестровка.
Давайте поддержим композитора огоньком!
Весь трек написан без использования ансамблевых патчей. То есть все инструменты и группы записаны независимо друг от друга.
Это произведение написала наша ученица Людмила в рамках курса Коммерческий гибрид и оркестровка.
Давайте поддержим композитора огоньком!
🔥14❤1🙏1
🎻 Как не потерять себя, когда пишешь "под рынок"
Многим оркестровым композиторам знаком этот внутренний конфликт: ты хочешь писать музыку, которая звучит изнутри, но рынок просит «ещё один драматик с пианино и струнными». И ты будто бы разрываешься: между искренним выражением себя и задачей зарабатывать на музыке.
Можно ли совместить? Да. Но придётся потрудиться.
Вот несколько мыслей, которые помогают держать баланс:
1. Коммерческое ≠ пустое. Даже самый шаблонный стоковый трек может быть сделан с вниманием к деталям, с душой — если ты в него вкладываешься. Уникальность — в нюансах.
2. Не разделяй музыку на «мою» и «для продажи». Лучше смотри на это как на градиент: от более формальной задачи до более личной. И там, и там ты — автор.
3. Вноси свою ДНК в форматы. Ты любишь нестандартные гармонии? Добавь их в эпик. Увлекаешься минимализмом? Вплети его в документальный трек. Маленькие решения могут сделать музыку узнаваемой.
4. Чередуй проекты. Один — «на рынок». Другой — «для души». А иногда, вдруг, именно «душевный» трек оказывается коммерчески успешным. И ты удивляешься.
5. Не бойся перегорания — бойся отрыва от себя. Стремление к «успеху» через копирование убивает интерес быстрее, чем нехватка продаж. Слушай себя хотя бы иногда.
Многим оркестровым композиторам знаком этот внутренний конфликт: ты хочешь писать музыку, которая звучит изнутри, но рынок просит «ещё один драматик с пианино и струнными». И ты будто бы разрываешься: между искренним выражением себя и задачей зарабатывать на музыке.
Можно ли совместить? Да. Но придётся потрудиться.
Вот несколько мыслей, которые помогают держать баланс:
1. Коммерческое ≠ пустое. Даже самый шаблонный стоковый трек может быть сделан с вниманием к деталям, с душой — если ты в него вкладываешься. Уникальность — в нюансах.
2. Не разделяй музыку на «мою» и «для продажи». Лучше смотри на это как на градиент: от более формальной задачи до более личной. И там, и там ты — автор.
3. Вноси свою ДНК в форматы. Ты любишь нестандартные гармонии? Добавь их в эпик. Увлекаешься минимализмом? Вплети его в документальный трек. Маленькие решения могут сделать музыку узнаваемой.
4. Чередуй проекты. Один — «на рынок». Другой — «для души». А иногда, вдруг, именно «душевный» трек оказывается коммерчески успешным. И ты удивляешься.
5. Не бойся перегорания — бойся отрыва от себя. Стремление к «успеху» через копирование убивает интерес быстрее, чем нехватка продаж. Слушай себя хотя бы иногда.
❤6
Хватит выбирать библиотеки!
Позиции микрофонов сделают ощущение присутствия инструмента именно таким, каким нужно!
В большинстве библиотек есть возможность регулировать звучание инструментов с помощью настроек микрофонов. Где-то это реализовано проще, а где-то чуть сложнее. Но суть в том, что можно очень быстро подогнать разные библиотеки друг к другу и создать сбалансированное звучание за счёт этой техники.
Если какая то библиотека звучит далеко. А в какой-то этот же инструмент звучит гораздо ближе, то не нужно трогать реверберацию. Нужно начать с позиции микрофонов.
Если нужно создать эффект приближенного к уху звука или наоборот отстранённого и далёкого , то помогут позиции.
Во всех библиотеках настройка достаточно простая. Или даже очень простая. Никакие знания не нужны. Достаточно просто посмотреть и послушать как позиции влияют на звук в новом видео на ютуб. Наберите в поиске Как позиции микрофонов удаляют или приближают инструмент
Позиции микрофонов сделают ощущение присутствия инструмента именно таким, каким нужно!
В большинстве библиотек есть возможность регулировать звучание инструментов с помощью настроек микрофонов. Где-то это реализовано проще, а где-то чуть сложнее. Но суть в том, что можно очень быстро подогнать разные библиотеки друг к другу и создать сбалансированное звучание за счёт этой техники.
Если какая то библиотека звучит далеко. А в какой-то этот же инструмент звучит гораздо ближе, то не нужно трогать реверберацию. Нужно начать с позиции микрофонов.
Если нужно создать эффект приближенного к уху звука или наоборот отстранённого и далёкого , то помогут позиции.
Во всех библиотеках настройка достаточно простая. Или даже очень простая. Никакие знания не нужны. Достаточно просто посмотреть и послушать как позиции влияют на звук в новом видео на ютуб. Наберите в поиске Как позиции микрофонов удаляют или приближают инструмент
👍4🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Один секрет оркестрового ' медляка"
Крупные оркестровые композиторы очень часто используют тромбоны для создания особых тембров , особенно в сочетании со струнными.
Обычные тромбоны звучат ярко, злобно и трескуче.
Но нам нужны не обычные, а мягонькие и нежненькие призвуки в наш струнный аккорд для создания проникновенного звучания плавных оркестровых композиций. И всё что нужно для этого знать это просто это знать. Что тромбоны —это не яростное дыхание дракона в эпичных оркестровках, а создатель нежных тембров. Как расплавленный воск, обволакивающий ваши струнные.
Конечно мы можем использовать эффект мягких тромбонов еще во множестве вариантов. Но кажется для медляка они самое то.
❤️Так
🙈 Не так
Крупные оркестровые композиторы очень часто используют тромбоны для создания особых тембров , особенно в сочетании со струнными.
Обычные тромбоны звучат ярко, злобно и трескуче.
Но нам нужны не обычные, а мягонькие и нежненькие призвуки в наш струнный аккорд для создания проникновенного звучания плавных оркестровых композиций. И всё что нужно для этого знать это просто это знать. Что тромбоны —это не яростное дыхание дракона в эпичных оркестровках, а создатель нежных тембров. Как расплавленный воск, обволакивающий ваши струнные.
Конечно мы можем использовать эффект мягких тромбонов еще во множестве вариантов. Но кажется для медляка они самое то.
❤️Так
🙈 Не так
❤3👍3🔥2
Гармония как язык эмоций в оркестровой музыке
Когда мы говорим о настроении оркестрового произведения, в первую очередь на ум приходят тембры: звучание струнных, мощь медных, лёгкость деревянных… Но за всей этой палитрой стоит нечто менее очевидное, но не менее важное — гармония.
Именно последовательность аккордов зачастую определяет, как слушатель воспримет музыку: как трагедию, надежду, тревогу или победу.
Возьмём простую мажорную последовательность — I–IV–V–I. Даже при минимальной оркестровке она будет звучать светло, устойчиво, уверенно. А теперь поменяйте один аккорд — скажем, используйте VI вместо I, и та же фраза приобретает оттенок грусти и неопределённости.
Композиторы часто создают драматургию исключительно через гармонические ходы:
Медленное движение от тональности к тональности — путь, будто сквозь жизненные испытания.
Неожиданные модуляции — как повороты сюжета.
Суспензии и задержания — момент ожидания, напряжения.
Минорные и уменьшённые аккорды — тревога, страх, неуверенность.
Даже одна гармония, затянутая во времени и обыгранная разными оркестровками, может создать мощнейшее эмоциональное воздействие. Вспомните, например, как Ханс Циммер строит целые сцены на трёх-четырёх медленно сменяющихся аккордах.
Музыка — это не только то, что звучит, но и то, в каком порядке это происходит.
И если тембр — это интонация речи, то гармония — это смысловая структура фразы. Можно сыграть мажорный аккорд на одних только скрипках — и он будет звучать ликующе. Но можно построить весь оркестр на уменьшённой гармонии, и даже самый лёгкий мотив превратится в предчувствие беды.
Вопрос для композиторов:
Когда вы пишете оркестровку, насколько осознанно вы относитесь к гармонии? Это фон? Или эмоциональный скелет всей композиции?
Когда мы говорим о настроении оркестрового произведения, в первую очередь на ум приходят тембры: звучание струнных, мощь медных, лёгкость деревянных… Но за всей этой палитрой стоит нечто менее очевидное, но не менее важное — гармония.
Именно последовательность аккордов зачастую определяет, как слушатель воспримет музыку: как трагедию, надежду, тревогу или победу.
Возьмём простую мажорную последовательность — I–IV–V–I. Даже при минимальной оркестровке она будет звучать светло, устойчиво, уверенно. А теперь поменяйте один аккорд — скажем, используйте VI вместо I, и та же фраза приобретает оттенок грусти и неопределённости.
Композиторы часто создают драматургию исключительно через гармонические ходы:
Медленное движение от тональности к тональности — путь, будто сквозь жизненные испытания.
Неожиданные модуляции — как повороты сюжета.
Суспензии и задержания — момент ожидания, напряжения.
Минорные и уменьшённые аккорды — тревога, страх, неуверенность.
Даже одна гармония, затянутая во времени и обыгранная разными оркестровками, может создать мощнейшее эмоциональное воздействие. Вспомните, например, как Ханс Циммер строит целые сцены на трёх-четырёх медленно сменяющихся аккордах.
Музыка — это не только то, что звучит, но и то, в каком порядке это происходит.
И если тембр — это интонация речи, то гармония — это смысловая структура фразы. Можно сыграть мажорный аккорд на одних только скрипках — и он будет звучать ликующе. Но можно построить весь оркестр на уменьшённой гармонии, и даже самый лёгкий мотив превратится в предчувствие беды.
Вопрос для композиторов:
Когда вы пишете оркестровку, насколько осознанно вы относитесь к гармонии? Это фон? Или эмоциональный скелет всей композиции?
❤6✍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Просто на поразмышлять об интервалах и последовательностях. Иногда бывает полезно.
А как написать мощные треки на этом знании показываем здесь.
А как написать мощные треки на этом знании показываем здесь.
❤4⚡4
Почему трудно работать с референсом и как это преодолеть?
Приветствую, с вами Екатерина. Наверняка вам известно, что при работе с референсами бывает даже страшновато к ним подступиться, потому что они кажутся слишком сложными и непонятными. Хотя вы хотите написать музыку в подобном стиле, это не всегда получается. Что-то всё время ускользает.
Сегодня у меня была похожая ситуация. Я взяла референс, и тут, кстати, важный момент: в нём было достаточно много мест, которые я могла уверенно и быстро написать. Но, к сожалению, самая главная партия, зашитая в стену звука, всё время ускользала, потому что была написана неизвестным для меня способом. Мне было непонятно, как её именно написать. Поэтому её пришлось буквально выслушивать и вычленять из общего звучания.
Когда мне удалось это сделать, я поняла, что такое я просто никогда не писала. Это оказался довольно тяжёлый момент, который отнял много времени и сил. Результат всё ещё не очень хороший, и не тот, который хотелось бы. Но, в принципе, наличие этой одной партии делает трек полностью понятным.
Возвращаясь к теме референсов, хочу сказать, что по моему опыту лучше брать те референсы, в которых вам плюс-минус всё знакомо, кроме, может быть, нескольких небольших мелочей или моментов. Если вы хорошо пишете на слух и снимаете, то можете увеличить количество неизвестных элементов, но не сильно. Наша задача — не просто что-то снять на слух, а обязательно написать, оформить в виде партии. Мы больше писатели и чуть меньше слушатели, хотя полезно развивать оба навыка.
Не получается работать с референсами также потому, что мы не понимаем, как сделана та или иная партия, почему она звучит именно так. Какие инструменты или синтезаторы дают такой звук, и что формирует определённый ритм. В любом случае, чем меньше незнакомых элементов, тем успешнее будет ваш опыт. Поэтому старайтесь выбирать максимально понятные референсы — это залог успеха. Иначе можно надолго застрять.
В любом случае, я желаю вам удачи в оркестровках.
А ещё мы хотели бы создать клубный чат, где будем делиться своим опытом в режиме онлайн — горем, радостью и просто общением. Ставьте огонёк, если хотите попасть в дружное сообщество практиков, увлеченных оркестровкой !
Приветствую, с вами Екатерина. Наверняка вам известно, что при работе с референсами бывает даже страшновато к ним подступиться, потому что они кажутся слишком сложными и непонятными. Хотя вы хотите написать музыку в подобном стиле, это не всегда получается. Что-то всё время ускользает.
Сегодня у меня была похожая ситуация. Я взяла референс, и тут, кстати, важный момент: в нём было достаточно много мест, которые я могла уверенно и быстро написать. Но, к сожалению, самая главная партия, зашитая в стену звука, всё время ускользала, потому что была написана неизвестным для меня способом. Мне было непонятно, как её именно написать. Поэтому её пришлось буквально выслушивать и вычленять из общего звучания.
Когда мне удалось это сделать, я поняла, что такое я просто никогда не писала. Это оказался довольно тяжёлый момент, который отнял много времени и сил. Результат всё ещё не очень хороший, и не тот, который хотелось бы. Но, в принципе, наличие этой одной партии делает трек полностью понятным.
Возвращаясь к теме референсов, хочу сказать, что по моему опыту лучше брать те референсы, в которых вам плюс-минус всё знакомо, кроме, может быть, нескольких небольших мелочей или моментов. Если вы хорошо пишете на слух и снимаете, то можете увеличить количество неизвестных элементов, но не сильно. Наша задача — не просто что-то снять на слух, а обязательно написать, оформить в виде партии. Мы больше писатели и чуть меньше слушатели, хотя полезно развивать оба навыка.
Не получается работать с референсами также потому, что мы не понимаем, как сделана та или иная партия, почему она звучит именно так. Какие инструменты или синтезаторы дают такой звук, и что формирует определённый ритм. В любом случае, чем меньше незнакомых элементов, тем успешнее будет ваш опыт. Поэтому старайтесь выбирать максимально понятные референсы — это залог успеха. Иначе можно надолго застрять.
В любом случае, я желаю вам удачи в оркестровках.
А ещё мы хотели бы создать клубный чат, где будем делиться своим опытом в режиме онлайн — горем, радостью и просто общением. Ставьте огонёк, если хотите попасть в дружное сообщество практиков, увлеченных оркестровкой !
🔥10❤7
🎺 Как создать мощную и выразительную секцию медных духовых в оркестре?
Медные духовые — это сердце оркестровой драмы. Они могут звучать торжественно и героично, грозно и величественно, мрачно и трагично. В зависимости от контекста — это либо сила, ведущая за собой, либо мощная опора внизу.
🔹 Какие инструменты входят в секцию?
Как правило — валторны (4), трубы (2–4), тромбоны (2–3), туба (1). Иногда добавляются дополнительные инструменты вроде бас-тромбона или саксгорнов в современных гибридных оркестрах.
🔹 Какую роль играют медные?
1. Гармоническая опора — особенно тромбоны и туба, которые усиливают низ и добавляют вес в кульминациях.
2. Мелодический акцент — трубы и валторны часто берут на себя главную тему или вторую мелодию.
3. Текстурная и динамическая окраска — даже один аккорд медных может полностью изменить восприятие сцены.
🔹 Как добиться хорошего звучания?
1. Не перегружай — медные очень мощные. Один слой тубы и тромбонов может «завалить» весь микс.
2. Правильно расставляй регистры — не клади тубу и тромбон в один интервал с валторнами без учёта баланса.
3. Используй стэкинг — дублирование мелодии в октавах, но с умом. Не забывай о тембровом балансе.
4. Следи за артикуляцией — legato у медных звучит иначе, чем у струнных. Пиши фразы так, как бы играл живой музыкант.
5. Слушай классику и кино — лучшие уроки по оркестровке медных — в музыке Джона Уильямса, Густава Холста, Брайана Тайлера.
Медные духовые — как спецэффекты в кино: без них можно, но с ними — всё сильнее, громче и запоминается. Главное — не злоупотреблять, и тогда оркестр зазвучит по-настоящему эпично. 💥
Медные духовые — это сердце оркестровой драмы. Они могут звучать торжественно и героично, грозно и величественно, мрачно и трагично. В зависимости от контекста — это либо сила, ведущая за собой, либо мощная опора внизу.
🔹 Какие инструменты входят в секцию?
Как правило — валторны (4), трубы (2–4), тромбоны (2–3), туба (1). Иногда добавляются дополнительные инструменты вроде бас-тромбона или саксгорнов в современных гибридных оркестрах.
🔹 Какую роль играют медные?
1. Гармоническая опора — особенно тромбоны и туба, которые усиливают низ и добавляют вес в кульминациях.
2. Мелодический акцент — трубы и валторны часто берут на себя главную тему или вторую мелодию.
3. Текстурная и динамическая окраска — даже один аккорд медных может полностью изменить восприятие сцены.
🔹 Как добиться хорошего звучания?
1. Не перегружай — медные очень мощные. Один слой тубы и тромбонов может «завалить» весь микс.
2. Правильно расставляй регистры — не клади тубу и тромбон в один интервал с валторнами без учёта баланса.
3. Используй стэкинг — дублирование мелодии в октавах, но с умом. Не забывай о тембровом балансе.
4. Следи за артикуляцией — legato у медных звучит иначе, чем у струнных. Пиши фразы так, как бы играл живой музыкант.
5. Слушай классику и кино — лучшие уроки по оркестровке медных — в музыке Джона Уильямса, Густава Холста, Брайана Тайлера.
Медные духовые — как спецэффекты в кино: без них можно, но с ними — всё сильнее, громче и запоминается. Главное — не злоупотреблять, и тогда оркестр зазвучит по-настоящему эпично. 💥
👏4❤2🔥1
🎻 Деревянные духовые: душа оркестра
Когда речь заходит об оркестровой музыке, большинство сразу представляет струнные или мощные медные фанфары. Но именно деревянные духовые часто становятся теми, кто придаёт оркестру живое дыхание, теплоту и индивидуальность.
🪈 Роль в оркестре
Деревянные духовые — это флейты, гобои, кларнеты, фаготы и их вариации. В оркестре они:
создают мелодические линии, особенно в камерных моментах;
формируют особую палитру тембров, от игривого до трагического;
могут быть лидерами или гармоническими наполнителями;
часто выступают как солисты в связках с другими инструментами (например, флейта + арфа, гобой + струнные).
🎨 Как сделать деревянные красивее в аранжировке? Вот несколько приёмов:
1. Тембровая изоляция
Дайте им пространство. Уберите конкурирующие частоты, и деревянные зазвучат прозрачно и утончённо.
2. Легато и дыхание
Пропишите реалистичное легато, учитывайте фразировку и естественные дыхательные паузы. Это добавит жизни.
3. Слои и дублирование
Поддержите флейту верхними пэдами, гобой — альтовыми струнными, а кларнет — теплым пианино. Главное — не заглушать, а подчёркивать.
4. Орнамент и детализация
Маленькие украшения (форшлаги, мордени, трели) делают духовые естественными и человечными — особенно в небыстрых темпах.
5. Тонкая динамика
Включите subtle dynamics — crescendi, dimuendi, вибрато. Даже в миксе это добавляет выразительности.
💡 Совет для композиторов: попробуйте начать оркестровку не со струнных, а с деревянных. Это поменяет фокус и может привести к неожиданно интересным результатам.
Когда речь заходит об оркестровой музыке, большинство сразу представляет струнные или мощные медные фанфары. Но именно деревянные духовые часто становятся теми, кто придаёт оркестру живое дыхание, теплоту и индивидуальность.
🪈 Роль в оркестре
Деревянные духовые — это флейты, гобои, кларнеты, фаготы и их вариации. В оркестре они:
создают мелодические линии, особенно в камерных моментах;
формируют особую палитру тембров, от игривого до трагического;
могут быть лидерами или гармоническими наполнителями;
часто выступают как солисты в связках с другими инструментами (например, флейта + арфа, гобой + струнные).
🎨 Как сделать деревянные красивее в аранжировке? Вот несколько приёмов:
1. Тембровая изоляция
Дайте им пространство. Уберите конкурирующие частоты, и деревянные зазвучат прозрачно и утончённо.
2. Легато и дыхание
Пропишите реалистичное легато, учитывайте фразировку и естественные дыхательные паузы. Это добавит жизни.
3. Слои и дублирование
Поддержите флейту верхними пэдами, гобой — альтовыми струнными, а кларнет — теплым пианино. Главное — не заглушать, а подчёркивать.
4. Орнамент и детализация
Маленькие украшения (форшлаги, мордени, трели) делают духовые естественными и человечными — особенно в небыстрых темпах.
5. Тонкая динамика
Включите subtle dynamics — crescendi, dimuendi, вибрато. Даже в миксе это добавляет выразительности.
💡 Совет для композиторов: попробуйте начать оркестровку не со струнных, а с деревянных. Это поменяет фокус и может привести к неожиданно интересным результатам.
❤1👏1
🎻 Как сделать оркестровый трек мощным и эпичным, если у тебя мало библиотек?
Многие композиторы сталкиваются с ограничениями — одна-две библиотеки, отсутствие крутых слоёв, нет Spitfire, Metropolis Ark или Damage. Но даже в таких условиях можно создавать действительно мощную оркестровую музыку. Вот несколько стратегий:
1. Аранжировка — твой главный союзник
Даже самые дорогие библиотеки не спасут, если всё звучит разреженно. Используй классические приёмы оркестровки:
Дублируй мелодии в разных октавах (например, виолончели + валторны).
Уплотняй гармонию: вместо одного аккорда — насыщенная вертикаль.
Делай акценты в нужных местах — ритмика часто важнее громкости.
2. Динамика и форма важнее количества слоёв
Строй трек с понятной драматургией:
🟢 Мягкое начало → 🔶 постепенное нарастание → 🔴 мощная кульминация.
Контрасты делают трек сильным: после паузы даже простой аккорд звучит в 2 раза мощнее.
3. Пиши для сильных сторон своей библиотеки
Если у тебя хорошее легато на струнных — делай упор на выразительные мелодии. Если библиотека ударных простая — используй чёткую ритмическую пульсацию, не перегружай.
4. Используй микширование как инструмент усиления
Даже с одной библиотекой можно многое выжать:
Компрессия + эквализация дадут «тело» звучанию.
Реверб создаст масштаб.
Автоматизация громкости — инструмент для драматургии.
5. Не бойся MIDI-твиков и "обмана" слуха
Подкрути velocity, смести начало нот на микросекунды, добавь дублирующий октавный слой даже тем же патчем — это даст ощущение объёма. Не обязательно иметь 10 библиотек, чтобы звучать на 10 баллов.
Многие композиторы сталкиваются с ограничениями — одна-две библиотеки, отсутствие крутых слоёв, нет Spitfire, Metropolis Ark или Damage. Но даже в таких условиях можно создавать действительно мощную оркестровую музыку. Вот несколько стратегий:
1. Аранжировка — твой главный союзник
Даже самые дорогие библиотеки не спасут, если всё звучит разреженно. Используй классические приёмы оркестровки:
Дублируй мелодии в разных октавах (например, виолончели + валторны).
Уплотняй гармонию: вместо одного аккорда — насыщенная вертикаль.
Делай акценты в нужных местах — ритмика часто важнее громкости.
2. Динамика и форма важнее количества слоёв
Строй трек с понятной драматургией:
🟢 Мягкое начало → 🔶 постепенное нарастание → 🔴 мощная кульминация.
Контрасты делают трек сильным: после паузы даже простой аккорд звучит в 2 раза мощнее.
3. Пиши для сильных сторон своей библиотеки
Если у тебя хорошее легато на струнных — делай упор на выразительные мелодии. Если библиотека ударных простая — используй чёткую ритмическую пульсацию, не перегружай.
4. Используй микширование как инструмент усиления
Даже с одной библиотекой можно многое выжать:
Компрессия + эквализация дадут «тело» звучанию.
Реверб создаст масштаб.
Автоматизация громкости — инструмент для драматургии.
5. Не бойся MIDI-твиков и "обмана" слуха
Подкрути velocity, смести начало нот на микросекунды, добавь дублирующий октавный слой даже тем же патчем — это даст ощущение объёма. Не обязательно иметь 10 библиотек, чтобы звучать на 10 баллов.
🔥5❤3